ШКОЛА СТАРИННОЙ МУЗЫКИ - БИБЛИОТЕКА
Т. Ливанова
XVII век
Инструментальная музыка
Глава из книги "История
западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник"
в 2-х тт. Т. 1
М., Музыка, 1983 (с. 487-493)
На протяжении
XVII века инструментальная музыка Западной Европы
развивалась с большой интенсивностью и в итоге
достигла самостоятельного художественного
признания в небывалых ранее масштабах. Хотя к
концу XVI столетия некоторые музыкальные жанры
(как мы видели, главным образом из
репертуара лютни и органа) понемногу обретали
характерный, именно инструментальный облик, все
же инструментальная музыка в целом - по ее
стилистике, тематизму, приемам изложения и
трактовке формы – далеко не была свободна ни от
прямого воздействия вокальной
полифоний, ни от прикладного назначения (в церкви
и в быту). Ее путь от XVI к XVIII веку пролегал как бы
между двумя эпохами: ранней порой танцевальных,
вокально-полифонических образцов, начальными
этапами импровизации на разных инструментах - и
временем созревания собственно
инструментальных жанров полифонического,
гомофонного и смешанного типа, то есть фуги,
сюиты, старинной сонаты и концерта. Этот процесс
развития не был направлен в единое русло -
подобно эволюции инструментальной музыки в XVIII
веке. Для него скорее характерны
разветвленность, сложность и своеобразное
смешение художественных тенденций, словно в
огромной творческой лаборатории, где смелые
опыты сменяют один другой и напряженная, ищущая
мысль закипает все новыми идеями.
Это
творческое движение происходило в исторических
условиях, когда постепенно, исподволь изменялись
сами формы музыкальной жизни в странах Западной
Европы. Для XVII века еще не показательна смена
старых, замкнутых форм музицирования в полном
смысле новыми, открыто-общественными. Множатся,
преображаясь изнутри, всяческие, уже известные
художественные объединения знатоков и любителей
искусства во главе с меценатами или без них,
связанные с придворной или аристократической
средой, во всяком случае, с "избранными"
кругами общества (академии, камераты). Участие
музыкантов-профессионалов придает им зачастую
специальный интерес. Со временем возникают
художественные объединения разного рода и в иной
общественной среде: бюргерские по составу и духу
"музыкальные коллегии" в больших немецких
(Гамбург, Лейпциг), музыкальные общества в
шведских и голландских городах, частные
концертные объединения любителей музыки в
Лондоне. Остается, конечно, в полной силе влияние
на музыкальную жизнь придворной и церковной
среды, в которой работают, исполняя свои
произведения, крупнейшие музыканты Италии,
Франции, Германии, Англии, Испании. Итак, от
простого домашнего музицирования в быту
достаточно широких слоев общества до придворных
и церковных концертов простирается поле
действия инструментальной музыки в
XVII веке и соответственно культивируются те или
иные ее формы и жанры.
Как
бы ни была различна художественная атмосфера при
дворе Людовика XIV или могущественного мецената
кардинала Оттобони, в кругу Христины Шведской
или в соборе св. Петра в Риме, в "музыкальной
коллегии" лейпцигского университета или в
доме лондонского торговца углем Бриттона,
повсюду, насколько позволяли обстоятельства,
ширилась аудитория, воспринимавшая музыку, росли
ее запросы и крепло понимание искусства. Так или
иначе нарушалась и сама замкнутость, казалось бы,
ограниченной определенными рамками придворной
или клерикальной среды. Мы знаем, что не только
оперные мелодии Люлли, писавшего для Королевской
академии музыки, но и образцы его
инструментальной музыки (из оперных спектаклей)
оказались широко известными, весьма
влиятельными - и не в одной лишь Франции. Концерты
в церкви, которые давали Свелинк в Амстердаме,
Фрескобальди в Риме, Букстехуде в Любеке,
превращались в большие события
художественно-общественного значения и
оказывали серьезное воздействие на творческую
жизнь современников. Даже выступления "музыкальной
коллегии" в стенах лейпцигского университета
или концерты в "музыкальном кафе",
устраивавшиеся с 1672 года в Лондоне скрипачом
Банистером, означали несомненные поиски новых
форм музыкальной жизни и выход за рамки прежней
избранной среды. Собрания Аркадской академии в
Риме и музыкальные празднества во дворце
Оттобони привлекали внимание крупных мастеров
из других стран и тем самым способствовали
возникновению полезных творческих связей.
Таким образом старые
традиции музицирования сочетались с новыми
условиями жизни музыки в XVII веке, старое как бы
перерастало в новое. Но при том новейшие формы
общественной концертной жизни, публичных
платных концертов были еще далеко впереди. Если
они уже появились в Лондоне при Генделе, то
прошло много лет, пока они стали
общераспространенными в Западной Европе.
На
развитии инструментальной музыки с ее выбором
жанров весьма отчетливо сказывались условия ее
концертного существования, среды ее исполнения
от начала к концу XVII века. Исполнительское
назначение едва ли не каждого произведения было
тогда реально и конкретно. Ничто не писалось
впрок, с неопределенной перспективой исполнения.
Весь огромный ряд музыкальных композиций,
от простейших "пар" танцев (ядро будущей
сюиты) до развитых полифонических композиций,
старинных циклических сонат и концертов grosso
конца века, составлял реальный репертуар эпохи,
удовлетворял вкусы и художественные потребности
различных кругов общества, воплощая
значительный круг музыкальных образов - от
несложных жанрово-бытовых до системы
контрастирующих лирических, патетических,
скорбных, динамических...
В
истории инструментальных жанров участие
различных западноевропейских стран проявлялось
отнюдь не одинаково: в каждой из крупных
национальных школ преобладали собственные
интересы, выходила на первый план определенная
творческая школа - клавесинистов во Франции,
органистов в Германией, скрипачей в Италии.
Впрочем, органная музыка была блестяще
представлена в XVII веке также нидерландцем
Свелинком, итальянцем Фрескобальди и рядом
композиторов других стран. В Англии еще раньше,
чем во Франции, сложилась своя клавирная школа -
так называемых верджинелистов. Что касается
музыки для инструментальных ансамблей не
камерного, типа (то есть не трио-сонат), она еще не
выдвинула до конца XVII века влиятельной
творческой школы, хотя и существовала в
различных общественных условиях - по
преимуществу как развлекательная в придворной
среде или несложная бытовая в более широких
городских кругах.
Как
видим, и здесь проявляется скорее
множественность творческих устремлений, нежели
тенденция к какому бы то ни было единству
национальных школ. Тем не менее полностью
изолированы одна от другой они не были. Путь
органной музыки, например, идет от нидерландских,
старонемецких и венецианских традиций, через
Свелинка и Фрескобальди, к новым поколениям
немецких органистов, предшественников и старших
современников Баха. Дальнейшее обнаружит, что
связи между творческими школами, наметившиеся в
XVII столетии, были весьма перспективными.
Достаточно назвать имя великого Баха, который
так много почерпнул у итальянцев и не миновал
опыта французов, хотя, вне сомнений, двигался
своим собственным путем к избранным целям.
Своеобразны оказались в
XVII веке пути различных инструментальных жанров:
в одних преобладала опора на "ученые"
полифонические традиции, в других - на
гомофонные, отчасти связанные с бытом, третьи,
наконец, складывались, синтезируя достижения
полифонического и гомофонного письма. От XVI
столетия западноевропейская музыка
унаследовала ряд инструментальных форм
различного происхождения, масштаба и степени
сложности. В целом эта инструментальная музыка
находилась уже на пороге самостоятельности, но
полностью самостоятельной еще не стала.
Однотемные и многотемные канцоны и ричеркары для
органа непосредственно продолжали традицию
вокально-полифонических форм с тем лишь
различием, что канцона в принципе могла быть
спета хором как мотет, а в ричеркаре
полифоническая форма была менее
концентрированна и черты инструментального
изложения временами так или иначе уже могли
проявляться. От этих форм в XVII веке пошел путь к
фуге (если канцона была однотемной), отчасти к
старинной сонате (так называемая sonata da chiesa).
Токката, с одной стороны, и фантазия -
с другой, вели в своем развитии к
импровизационно-полифоническим формам. Иная
линия в инструментальной музыке шла в XVII веке от
бытовых танцевальных (отчасти и
песенно-танцевальных) форм к сюите как циклу из
динамически-контрастирующих частей.
Таковы, по существу,
крайние точки этого процесса. Между ними
совершается множество разносторонних
творческих опытов, скрещиваются черты и
тенденции ряда жанров, соединяются признаки
имитационного, вариационного и
импровизационного развития, возникают своего
рода гибридные образования: например, у
Фрескобальди органная канцона может соединять
имитационное изложение, вариационность и
чередование частей по принципу цикла. В пределах
XVII века можно встретить очень многие, нередко
смыкающиеся жанровые обозначения: ричеркар,
канцона, каприччо, фантазия, токката, фуга (в
смысле канона, а затем и ранней фуги), вариации,
партита, соната, концерт. В одних господствует
полифоническое письмо, другие по преимуществу
гомофонны.
Но
непроходимой грани между сферой полифонии и
гомофонии на деле в инструментальных жанрах XVII
века уже нет. Классическая фуга, постепенно
складываясь у предшественников Баха (хотя еще и
не достигая высшей зрелости), несомненно,
претворяет и отдельные достижения, связанные с
опытом гомофонного мышления. А танцевальная
сюита вскоре уже поддается некоторой
полифонической "стилизации". XVII век - эпоха
взаимного оплодотворения полифонии и гомофонии.
Стилевой перелом, происшедший к началу века с
возникновением монодии с сопровождением, не
получил прямого, непосредственного отражения в
области инструментальных форм, но и не остался
для них без последствий. Новое чувство
мелодической выразительности, индивидуальной,
говорящей мелодии одухотворило и
инструментальный тематизм, ранее всего у
итальянских композиторов и особенно явно в
скрипичной музыке. Это, однако, нисколько не
препятствовало дальнейшему развитию
полифонического письма в тех же циклах
трио-сонат, где проявлялись эти новые качества
мелодики.
Как
увидим дальше, круг образов, воплощенных в
инструментальной музыке XVII столетия, гораздо
более широк, чем в предыдущие периоды. Яснее и
выпуклее становится музыкальный образ как
таковой, и одновременно растет стремление к
более широкой концепции, включающей контраст
образов. Одно стимулируется другим. Расширяется
сфера жизненного содержания, доступного
инструментальным жанрам,- таково главное
завоевание XVII века, выдвинувшее
инструментальную музыку Западной Европы на
самостоятельное место в ряду художественных
жанров. С этим связано и определенное отношение к
инструментальному тематизму, к принципам
развития внутри композиционной единицы, к
формированию цикла из ряда контрастных частей.
Разумеется, понимание
тематизма далеко не одинаково в танцевальной
сюите или полифонической канцоне. Если внутри
танца (или в части сюиты, развивающейся по
принципу танца) выдерживается определенный род
ритмического движения, чем и достигается
единство целого, своего рода монообразность
пьесы, то в имитационной канцоне тема-мелодия
составляет как бы зерно образа, который затем
развертывается в имитационном или
внутренне-вариационном движении, тоже сохраняя
единство характера. В многочастной канцоне,
постепенно перерождающейся в сонату из
нескольких обычно контрастных частей, различие
сменяющихся образов выражается и в особенностях
тематизма, и в своеобразии склада, и отчасти в
методах развития.
Так
образное содержание новой инструментальной
музыки побуждает к поискам нового тематизма, к
единству его развертывания в пределах части
цикла и к созданию цикла из контрастных частей.
Развитие, вернее развертывание тематического
ядра может происходить и по принципу танца, и в
имитационной форме, и вариационным путем, но цель
такого развития - единство образа. Сопоставление
образов в пределах цикла может быть и
эмоционально-выразительным и динамическим по
преимуществу, может сочетать контраст движений с
вариационным принципом, но цель такого
сопоставления - эффект контрастного круга
образов.
В
поисках образной характерности
инструментальная музыка на первых порах
опирается и на танец, и на свойства оперной
монодии, и на изобразительность тематизма, и на
смелые программные замыслы. Но далеко не всегда
ее образность в XVII веке столь проста и конкретна:
как правило, она носит более обобщенный характер.
Однако благодаря контрасту образов в цикле
эмоциональный смысл каждого из них выступает
яснее и определеннее. Быть может, поэтому через
все композиторские искания той поры особенно
настойчиво проступает стремление найти
контрасты тематического материала, движения,
общего склада, методов развития и т. д. Не
случайно между линиями канцона-фуга и
танец-сюита в XVII веке развивается целый ряд
других форм, причудливым образом сочетающих в
себе элементы полифонии, танцевальности,
варьирования, импровизационности. Это особенно
характерно для Фрескобальди. В токкатах
Букстехуде сосуществуют фугированность и
импровизация. Пассакалья и чакона - излюбленные
остинатно-вариационные формы того времени -
заключают порой танцевальную сюиту. В сюите с
увертюрой соединяются к концу века
нетанцевальный цикл с чередой танцев. В сюите с
прелюдией - иной вариант соединения
танцевальности с нетанцевальным вступлением. И
наконец, старинная соната (sonata da chiesa)
представляет собой своеобразный цикл
полифонических и гомофонных частей разного
плана.
Хотя
далеко не все из этих творческих опытов затем
исторически закрепляется, новые тенденции
композиторов XVII века нельзя не признать во
многом перспективными. В их творчестве "прорастают"
молодые жизнеспособные жанры, в которых
стираются грани между былой канцоной (как "ученой"
музыкой) и танцем или простой песней (как "бытовой"
музыкой) и возникают предпосылки для искусства
нового, концертного типа. Такова старинная
соната, таковы ранние образцы инструментального
концерта - concerto grosso.
Развитие
инструментальных жанров совершается от XVI к XVIII
веку даже не параллельно, а вместе с
определенными сферами исполнительства на разных
инструментах (или в инструментальных ансамблях).
Именно в эту эпоху выдвигаются определенные
инструменты со своими особенностями звучания - и
соответственно со своим репертуаром: клавесин
(верджинель - в Англии), скрипка, новый камерный
ансамбль (две скрипки и basso continuo). Расширяется
сфера воздействия органа, и обогащается его
репертуар. Специфика инструментов и их
художественные возможности уже не позволяют
ограничиваться традициями
вокально-полифонического склада: зреет и
набирает силы именно инструментализм, причем в
его особенном, конкретном выражении на
клавесине, на органе, на скрипке. В зависимости от
этого в связи с определенными областями
инструментализма преобладают те или иные жанры.
Так, органная музыка с ее старинными и строгими
профессиональными традициями заметно
отличается по общему характеру от более "домашней"
или салонной клавирной музыки (что, однако, не исключает и прямых соприкосновений
между их репертуаром). Путь от ричеркара-канцоны
к фуге - это прежде всего путь органной
композиции, как путь к сюите - важнейший путь
клавирного (отчасти малоансамблевого)
репертуара, наследующего бытовые традиции лютни.
Всевозможные обработки хорала, старые навыки
импровизации на клавишных инструментах - по
преимуществу достояние органа и органистов.
Музыка для скрипки воплощает в себе самые новые
устремления инструментального стиля, и потому
для нее характерны соната и концерт. Вполне
естественно, что эти жанры, наиболее близкие
оперно-вокальному мелодизму, связаны с
выразительными возможностями струнных
смычковых инструментов. Лишь от скрипки соната и
концерт переходят затем на клавир, обретая со
временем новые качества.
Рассматривая
последовательно эволюцию органной, клавирной,
ансамблевой и скрипичной музыки в различных
странах Западной Европы, мы составим
представление о пути различных инструментальных
жанров от наиболее старинных по их историческим
истокам до новейших, сложившихся на пороге XVIII
века.
Смотри далее: Т. Ливанова "Музыка для органа.
Ян Питерс Свелинк. Джироламо Фрескобальди.
Самюэль Шайдт. Иоганн Якоб Фробергер. Иоганн
Пахельбель. Дитрих Букстехуде"
Вернуться
к оглавлению